Lot Nr. 211


Lucio Fontana *


Lucio Fontana * - Zeitgenössische Kunst I

(Rosario di Santa Fe, Argentinien 1899–1968 Comabbio)
Concetto Spaziale „ATTESA“, 1964–65 auf der Rückseite signiert und betitelt, Wasserfarbe auf Leinwand, fluoreszierendes Pink, 46 x 38 cm, gerahmt

Das Werk ist bei der Fondazione Lucio Fontana, Mailand, unter der Nr. 4179/1 registriert. Ein Fotozertifikat liegt bei.

Provenienz:
Finarte Mailand, 26. März 1991, Los 121
Privatsammlung, Mailand
Europäische Privatsammlung

Literatur:
E. Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo ragionato di sculture, dipinti ambientazioni, Skira, Mailand 2006, S. 744, Nr. 64–65 T 76 mit Abb. (mit falscher Bildunterschrift und Notiz)
Die Fondazione Lucio Fontana bestätigt, dass das vorliegende Werk in der nächsten Ausgabe des Werkverzeichnisses als „pink“ verzeichnet wird, und dass alle Schichten des Werkes, einschl. der letzten pinkfarbenen Schicht, vom Künstler stammen. Die Fondazione hat diese Erklärung in einem Schreiben begründet.

Lucio Fontana: Die Unermesslichkeit des Raums
Lucio Fontana verfolgt in seinem Werk die grundlegende Idee einer Erneuerung der Kunst durch die Verschmelzung von Architektur, Malerei und Skulptur. Auf der Suche nach einer neuen Raumkunst, welche die Zweidimensionalität der Bildfläche überwindet, erweist er sich als einer der experimentierfreudigsten und innovativsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der einen großen Einfluss auf jüngere Künstlergenerationen ausübt. 1949 entstehen die ersten perforierten Leinwände; rund ein Jahrzehnt später beginnt der Künstler mit seinen berühmten Schnitten in die Leinwand: brachiale Eingriffe in die meist monochrom bemalte Fläche mittels scharfer Messerschnitte.

Fontanas genialer Akt zielt darauf ab, den realen und den imaginierten Raum zu vereinen. Seine Schnitte sind unmittelbar, präzise wie ein chirurgischer Eingriff und geprägt von Schnelligkeit und manuellem Geschick. Vor der Schlitzung war die Bildfläche ein leerer, unmarkierter Raum, dessen Reinheit die Unverfrorenheit des Schnittes noch verstärkt. Er überführt die Bildflächen in eine neue Räumlichkeit, indem er in die Materie der geschlossenen Form eindringt. Das Durchdringen der Bildflächen macht den Stoff, das Körperhafte der Leinwand sinnlich erfahrbar, während das Licht in der Tiefe des Spalts verschwindet und sich hinter dem Bild ein neuer Raum öffnet, der die Imagination der Betrachterinnen herausfordert. Die Doppelnatur der Bildfläche tritt dadurch deutlich zum Vorschein, sie ist zugleich materieller Träger und immaterieller Erscheinungsort eines Abwesenden. Bezeichnenderweise etabliert Fontana die Dialektik zwischen Materialität und Immaterialität, indem er im selben Zuge sowohl den Illusionismus der traditionellen Malerei als auch den flachen Bildträger als das Kennzeichen der Moderne überwindet.

Die vorliegenden Bildwerke aus den Jahren 1964/65 (Los 211) und 1968 (Los 212) kennzeichnet die eindringliche und klare Qualität der späten Werke. Setzte Fontana seine ersten Schnitte meist orthogonal, in rhythmischen Folgen und auf polygene Bildfelder, so reduziert er die Ausführung hier auf einen nahezu senkrechten Einzelschnitt in der Mittelachse rechteckiger Bildflächen. Die leuchtenden Farbtöne, sowohl das strahlend grelle Pink als auch das satte Grün, weisen dabei erstaunliche Parallelen auf zu den weniger bekannten aber äußerst visionäreren Environments des Künstlers, in denen er mit Leuchtstoffröhren, Neons und UV-Licht experimentiert, um den Raum und seine Wahrnehmung zu modifizieren. Beispielhaft dafür steht Ambiente spaziale con neon, das Fontana 1967 am Stedelijk Museum in Amsterdam und später am Van Abbe Museum Eindhoven, den europäischen Stationen seiner großen Wanderausstellung im Museum of Modern Art New York, realisiert. Eine in S-Form gebogene rote Neonröhre durchquert einen mit rotem Stoff gänzlich ausgekleideten Raum. Für Fonti di energia, soffitto di neon per „Italia 61“ wiederum installierte er 1961 in Turin den Raum auf zahlreichen Ebenen horizontal durchschneidende blaue und grüne Neonröhren unter einem hohen schwarzen Himmel. Wie bei den Schnitten streben die Environments zur Einheit der Wahrnehmung während sich im Zusammenspiel von Farbe und Licht sowie Linie und Körper zugleich die Unermesslichkeit des Raums eröffnet.

„Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse“
Leonardo Da Vinci

16.05.2018 - 19:00

Erzielter Preis: **
EUR 552.000,-
Schätzwert:
EUR 480.000,- bis EUR 650.000,-

Lucio Fontana *


(Rosario di Santa Fe, Argentinien 1899–1968 Comabbio)
Concetto Spaziale „ATTESA“, 1964–65 auf der Rückseite signiert und betitelt, Wasserfarbe auf Leinwand, fluoreszierendes Pink, 46 x 38 cm, gerahmt

Das Werk ist bei der Fondazione Lucio Fontana, Mailand, unter der Nr. 4179/1 registriert. Ein Fotozertifikat liegt bei.

Provenienz:
Finarte Mailand, 26. März 1991, Los 121
Privatsammlung, Mailand
Europäische Privatsammlung

Literatur:
E. Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo ragionato di sculture, dipinti ambientazioni, Skira, Mailand 2006, S. 744, Nr. 64–65 T 76 mit Abb. (mit falscher Bildunterschrift und Notiz)
Die Fondazione Lucio Fontana bestätigt, dass das vorliegende Werk in der nächsten Ausgabe des Werkverzeichnisses als „pink“ verzeichnet wird, und dass alle Schichten des Werkes, einschl. der letzten pinkfarbenen Schicht, vom Künstler stammen. Die Fondazione hat diese Erklärung in einem Schreiben begründet.

Lucio Fontana: Die Unermesslichkeit des Raums
Lucio Fontana verfolgt in seinem Werk die grundlegende Idee einer Erneuerung der Kunst durch die Verschmelzung von Architektur, Malerei und Skulptur. Auf der Suche nach einer neuen Raumkunst, welche die Zweidimensionalität der Bildfläche überwindet, erweist er sich als einer der experimentierfreudigsten und innovativsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der einen großen Einfluss auf jüngere Künstlergenerationen ausübt. 1949 entstehen die ersten perforierten Leinwände; rund ein Jahrzehnt später beginnt der Künstler mit seinen berühmten Schnitten in die Leinwand: brachiale Eingriffe in die meist monochrom bemalte Fläche mittels scharfer Messerschnitte.

Fontanas genialer Akt zielt darauf ab, den realen und den imaginierten Raum zu vereinen. Seine Schnitte sind unmittelbar, präzise wie ein chirurgischer Eingriff und geprägt von Schnelligkeit und manuellem Geschick. Vor der Schlitzung war die Bildfläche ein leerer, unmarkierter Raum, dessen Reinheit die Unverfrorenheit des Schnittes noch verstärkt. Er überführt die Bildflächen in eine neue Räumlichkeit, indem er in die Materie der geschlossenen Form eindringt. Das Durchdringen der Bildflächen macht den Stoff, das Körperhafte der Leinwand sinnlich erfahrbar, während das Licht in der Tiefe des Spalts verschwindet und sich hinter dem Bild ein neuer Raum öffnet, der die Imagination der Betrachterinnen herausfordert. Die Doppelnatur der Bildfläche tritt dadurch deutlich zum Vorschein, sie ist zugleich materieller Träger und immaterieller Erscheinungsort eines Abwesenden. Bezeichnenderweise etabliert Fontana die Dialektik zwischen Materialität und Immaterialität, indem er im selben Zuge sowohl den Illusionismus der traditionellen Malerei als auch den flachen Bildträger als das Kennzeichen der Moderne überwindet.

Die vorliegenden Bildwerke aus den Jahren 1964/65 (Los 211) und 1968 (Los 212) kennzeichnet die eindringliche und klare Qualität der späten Werke. Setzte Fontana seine ersten Schnitte meist orthogonal, in rhythmischen Folgen und auf polygene Bildfelder, so reduziert er die Ausführung hier auf einen nahezu senkrechten Einzelschnitt in der Mittelachse rechteckiger Bildflächen. Die leuchtenden Farbtöne, sowohl das strahlend grelle Pink als auch das satte Grün, weisen dabei erstaunliche Parallelen auf zu den weniger bekannten aber äußerst visionäreren Environments des Künstlers, in denen er mit Leuchtstoffröhren, Neons und UV-Licht experimentiert, um den Raum und seine Wahrnehmung zu modifizieren. Beispielhaft dafür steht Ambiente spaziale con neon, das Fontana 1967 am Stedelijk Museum in Amsterdam und später am Van Abbe Museum Eindhoven, den europäischen Stationen seiner großen Wanderausstellung im Museum of Modern Art New York, realisiert. Eine in S-Form gebogene rote Neonröhre durchquert einen mit rotem Stoff gänzlich ausgekleideten Raum. Für Fonti di energia, soffitto di neon per „Italia 61“ wiederum installierte er 1961 in Turin den Raum auf zahlreichen Ebenen horizontal durchschneidende blaue und grüne Neonröhren unter einem hohen schwarzen Himmel. Wie bei den Schnitten streben die Environments zur Einheit der Wahrnehmung während sich im Zusammenspiel von Farbe und Licht sowie Linie und Körper zugleich die Unermesslichkeit des Raums eröffnet.

„Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse“
Leonardo Da Vinci


Käufer Hotline Mo.-Fr.: 10.00 - 17.00
kundendienst@dorotheum.at

+43 1 515 60 200
Auktion: Zeitgenössische Kunst I
Auktionstyp: Saalauktion
Datum: 16.05.2018 - 19:00
Auktionsort: Wien | Palais Dorotheum
Besichtigung: 05.05. - 16.05.2018


** Kaufpreis inkl. Käufergebühr und Mehrwertsteuer

Es können keine Kaufaufträge über Internet mehr abgegeben werden. Die Auktion befindet sich in Vorbereitung bzw. wurde bereits durchgeführt.